viernes, 18 de abril de 2008

PINK FLOYD (UK)

Pink Floyd es un grupo de rock inglés que ganó popularidad gracias a su música psicodélica y que, con el paso del tiempo, fue evolucionando hacia el rock progresivo y el rock experimental. Son conocidos por sus canciones filosóficas, la experimentación sónica, sus innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo. Es una de las bandas más importantes de la escena rock con más de 200 millones de álbumes vendidos alrededor del mundo, incluyendo 74.5 millones sólo en los Estados Unidos. Su primera alineación estaba formada por el guitarrista Bob Klose, el batería Nick Mason, el teclista y vocalista Richard Wright, el bajista y vocalista Roger Waters y el guitarrista rítmico y vocalista principal Syd Barrett, quien se convirtió además en el primer líder de la banda. Sin embargo, su extraño comportamiento, causado por el excesivo consumo de drogas, especialmente LSD, provocó que tuviera que ser sustituido en 1968 por David Gilmour, conformándose así la alineación clásica del grupo.
Pink Floyd comenzó con un gran éxito en la escena underground londinense a finales de los años '60, con Syd Barrett como principal compositor. Después de sus problemas mentales y su salida del grupo, el cantante y bajista Roger Waters se convirtió gradualmente en la fuerza conductora y dominante en la primera mitad de los '70, la época de mayor éxito en ventas de la banda, hasta su salida de ella en 1985. El grupo grabó durante esta época muchos álbumes que se convirtieron en grandes éxitos comerciales, como “The Dark Side of the Moon” (1973), “Wish You Were Here” (1975), “Animals” (1977) y “The Wall” (1979). En 1985, Waters declaró la extinción de Pink Floyd, pero el resto de los miembros, encabezados por Gilmour, demandaron a Waters por los derechos del nombre de la banda; ellos continuaron grabando y haciendo giras bajo el nombre de Pink Floyd y disfrutaron del éxito comercial de “A Momentary Lapse of Reason” (1987) y “The Division Bell” (1994). Finalmente alcanzaron un acuerdo con Waters sobre el uso del nombre. Waters se embarcó en una carrera como solista y no se volvió a reunir con Pink Floyd hasta 24 años después, el 2 de julio de 2005 en el concierto Live 8 en Londres.
Pink Floyd es una de las bandas más influyentes del rock, ha influenciado a diversos artistas de rock tanto de los '70 como David Bowie, Genesis y Yes; como contemporáneos, entre los cuales se encuentran Ayreon, Dream Theater, Tool, Radiohead, Porcupine Tree, The Orb, Anathema, y Nine Inch Nails.

Orígenes
Pink Floyd
surgió en 1964 a partir de una banda llamada Sigma 6, que cambió su nombre sucesivamente a T-Set, Megadeaths, The Screaming Abdabs, The Architectural Abdabs y The Abdabs. Cuando la banda se separó, algunos de sus miembros (los guitarristas Bob Klose y Roger Waters, el batería Nick Mason y el teclista Rick Wright) formaron una nueva banda llamada Tea Set. Después de un breve tiempo con Chris Dennis como vocalista principal, el guitarrista y vocalista Syd Barrett se unió a la banda, con lo que Waters pasó a tocar el bajo. En el verano de 1965, Bob Klose se vio forzado a abandonar la banda por las presiones de sus padres y de sus profesores universitarios, y el grupo se convirtió en un cuarteto, con Barrett, Waters, Wright y Mason. De este modo, Barrett se reveló como el principal compositor del grupo, y pronto comenzó a escribir nuevas canciones con influencias del rock psicodélico de grupos como los Beatles, Donovan o Grateful Dead.
En el otoño de aquel mismo año, Tea Set coincidió en un concierto en Northolt, a las afueras de Londres, con una banda con el mismo nombre que iba a actuar en el mismo lugar. Ante esta circunstancia, Barrett sugirió otro nombre para el grupo, The Pink Floyd Sound, que provenía de la combinación de los nombres de dos músicos de blues, Pink Anderson y Floyd Council. Durante un tiempo el nombre osciló entre Tea Set y The Pink Floyd Sound, pero con el tiempo éste último se acabó por imponer. El Sound se desvaneció con bastante rapidez, pero el The sería utilizado regularmente hasta 1968. Las producciones inglesas de la banda durante la era de Syd Barrett eran acreditadas como The Pink Floyd así como sus primeros dos singles en los EE.UU. Es bien conocido que David Gilmour todavía se refería al grupo como The Pink Floyd hasta 1984.
Pink Floyd se convirtió en una de las bandas favoritas del movimiento underground, tocando en lugares como el UFO Club, el Marquee Club y The Roundhouse. A finales de 1966 la banda fue invitada a componer música para el filme de Peter Whitehead, Tonite Let's All Make Love in London, y fue filmada grabando dos temas (“Interstellar Overdrive” y “Nick's Boggie”) en enero de 1967. Aunque casi ninguna de esta música apareció en la película, la sesión fue lanzada como London 1966/1967 en el 2005.
A medida que su popularidad se incrementaba, los miembros de la banda decidieron formar Blackhill Enterprises en octubre de 1966, en asociación con sus managers Peter Jenner y Andrew King, para distribuir los sencillos “Arnold Layne” en marzo de 1967 y “See Emily Play” en junio del mismo año. El primero escaló hasta el puesto 20 en la lista de éxitos del Reino Unido, y el segundo llegó al número 6, dándole la oportunidad al grupo de aparecer por primera vez en la televisión nacional en el programa Top of the Pops en julio de 1967.

Primeros pasos
En 1967, después de varias sesiones instrumentales y presentaciones en vivo, Pink Floyd decidió elaborar su primer disco, “The Piper at the Gates of Dawn”, que fue lanzado en agosto de 1967. En la actualidad está considerado como el primer ejemplo de la música psicodélica británica, además de que en su momento fue muy bien recibido por la crítica. Las pistas del disco, predominantemente escritas por Barrett, muestran letras poéticas y una ecléctica mezcla de música, desde la vanguardista “Interstellar Overdrive” hasta “The Scarecrow” (inspirada en The Fens, una región rural al norte de Cambridge de donde son originarios Barrett, Gilmour y Waters). Las letras son totalmente surrealistas y a menudo folklóricas, como “The Gnomo”. La música reflejaba la mejor tecnología electrónica de la época destacando el uso del stereo panning, la edición de cinta, los efectos de eco y el uso de teclados eléctricos. El disco fue un éxito en el Reino Unido llegando al #6, pero no le fue tan bien en los EE.UU., alcanzando la posición #131, aunque después sería relanzado en el periodo de éxito comercial, en la década de los 70. Durante este periodo estuvieron de gira con Jimi Hendrix, que los ayudó a incrementar más su popularidad.
A medida que crecía la popularidad de la banda, el estrés y el consumo de drogas (especialmente de LSD) afectaron la salud mental de Syd Barrett. Su conducta comenzó a hacerse cada vez más impredecible, lo que afectaba a las presentaciones en público del grupo. Por esto, en febrero de 1968 el grupo llamó a un músico amigo de Barrett, David Gilmour, para asistirlo en guitarra y voces cuando aquél sufriera alguno de sus bloqueos mentales, aunque también fue considerado Jeff Beck. Sin embargo, esta solución no resultó práctica y los demás integrantes simplemente dejaron de llevarlo a los conciertos. El último concierto con Barrett en el grupo fue el 20 de enero de 1968 en el muelle de Hastings. El resto de componentes tenían la esperanza de que Barrett pudiera componer para la banda con Gilmour en las presentaciones, pero esto no sucedió así, y la composiciones de Barrett se hicieron cada vez más abstractas, como “Have You Got It, Yet?”, con cambios de melodías y progresiones armónicas, lo que hizo que el resto de componentes desechara el acuerdo. La salida de Barrett fue hecha oficial en abril de 1968, y los productores Jenner y King decidieron seguirlo, por lo que la sociedad Blackhill se disolvió. La banda adoptó a Steve O'Rourke como manager, quien continuó con Pink Floyd hasta su muerte en 2003.
Después del lanzamiento de dos álbumes en solitario (“The Madcap Laughs” y “Barrett”) en 1970 (co-producidos por y algunas veces con colaboraciones de Gilmour, Waters y Wright) de éxito moderado, Barrett se recluyó en su natal Cambridge y llevó una tranquila vida hasta su muerte el 7 de julio de 2006.

La era de la experimentación
Sin la presencia de Barrett, Gilmour, Waters y Wright se hicieron cargo de las riendas creativas del grupo, cada uno aportando su voz y sonido en sus nuevas producciones dándole a los nuevos materiales menos consistencia que en la era Barrett. Mientras Barrett fue el intérprete principal durante los primeros años, Gilmour, Waters y Wright se convirtieron en los principales compositores y voces dentro de la agrupación: Waters escribió la mayoría de las canciones, melodías con líneas dominantes y complejas letras simbólicas; Gilmour se inclinó por las improvisaciones blusísticas, y Wright prefirió fuertes números de melancólicos y psicodélicos teclados, aunque todos ellos preferían pistas que tuvieran letras simples o que fuesen puramente instrumentales. Algunas de las composiciones más experimentales del grupo datan de esta época, como “A Saucerful of Secrets”, que consiste en su mayoría de ruidos, efectos sonoros, percusiones, osciladores y tape loops, y “Careful with That Axe, Eugene” (que sufrió varios cambios de nombre), una canción muy del estilo de Waters con una improvisación de bajo y teclado que culmina con una estridente batería y con los gritos del propio Waters.
A pesar de que Barrett había escrito la mayor parte del primer álbum, sólo una composición suya, “Jugband Blues”, apareció en el segundo álbum de Pink Floyd. Barrett también participó en las canciones “Remember a Day” (grabado durante las sesiones de “The Piper at the Gates of Dawn”) y “Set the Controls for the Heart of the Sun”. El nuevo disco, “A Saucerful of Secrets”, fue lanzado en junio de 1968, alcanzando el #9 en el Reino Unido y convirtiéndose en el único disco de Pink Floyd que no entró en las listas norteamericanas. Algo irregular por la salida de Barrett, el álbum aún contenía mucho del sonido psicodélico que le imprimió su antiguo líder, combinando música más experimental que se introdujo al completo en “Ummagumma”. La pieza principal, de doce minutos de duración, se acerca a las épicas y lentas canciones por venir, pero el disco fue recibido fríamente por la crítica de esa época, aunque no así por los críticos actuales. Los futuros trabajos de Pink Floyd adoptarían más firmemente esta idea, enfocándose más en la composición a cada nuevo lanzamiento.
Poco después fueron reclutados por el director Barbet Schroeder para realizar la banda sonora de la película “More”, que se estrenaría en mayo de 1969. La música fue lanzada como un álbum de estudio de Pink Floyd, “Music from the Film More”, dos meses más tarde, alcanzando el #9 en el Reino Unido y el #153 en los EE.UU. La crítica definió a este disco como irregular y accidentado. Muchas pistas de “More” (como usualmente lo llaman los fans) son canciones acústicas de folk. Parte de esta banda sonora había sido compuesta antes de que Schroeder contactase con ellos como una ópera rock llamada “The Man/The Journey”, pero fue rechazada poco antes de salir al mercado. Dos de esas canciones, “Green Is the Colour” y “Cymbaline”, entraron en el repertorio de “More” y se convirtieron en parte esencial de las presentaciones de Floyd por un tiempo. “Cymbaline” también fue la primera canción de Pink Floyd que expresaba la actitud cínica de Roger Waters hacia la industria musical de manera explícita. El resto del álbum consiste en piezas secundarias vanguardistas de partitura (algunas de las cuales también figuran en “The Man/The Journey”) con unas pocas canciones más pesadas, como “The Nile Song”.
El siguiente trabajo de la banda fue un álbum doble titulado “Ummagumma”, que está formado por un disco en directo (grabado entre Birmingham y Manchester) y otro con temas nuevos de estudio. Cada uno de estos temas fue compuesto por uno de los miembros de la banda y ocupan la mitad de una cara de cada disco (unos 10 minutos cada uno). El título de este álbum significa “relación sexual” en la jerga de Cambridge. El disco de estudio es puramente experimental, con un largo tema de folk (“Grantchester Meadows”, compuesto por Waters), la pianística y atonal “Sysyphus”, coqueteos con el rock progresivo en “The Narrow Way” y largos solos de batería en “The Grand Vizier's Garden Party”. Por último, “Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict” es una canción de cinco minutos que presenta únicamente la voz de Waters cantando a diferentes velocidades, dando como resultado un sonido semejante al de pájaros y roedores. Varias de las canciones nuevas de este álbum ya habían sido interpretadas en el concierto grabado bajo el nombre de “The Man/The Journey”. “Ummagumma” fue el álbum más exitoso de la banda hasta aquel entonces, alcanzando el 5º lugar en el Reino Unido y el 74º en EE.UU.
“Atom Heart Mother”, la primera grabación de la banda con una orquesta y su siguiente álbum de estudio, contó con la colaboración del músico Ron Geesin. El nombre fue una decisión apresurada de los integrantes, que se inspiraron en un artículo de prensa que contaba cómo una mujer había dado a luz con un marcapasos. La portada también fue un trabajo casi improvisado a causa de la falta de tiempo, ya que el fotógrafo dijo que se había ido al campo a tomar una foto de lo primero que vio. En una cara del disco aparece una canción orquestal de 23 minutos homónima, mientras que la otra presenta una canción compuesta por cada uno de los vocalistas de la formación (“If” de Waters, “Fat Old Sun” de Gilmour y “Summer '68” de Wright). Otra de las canciones, “Alan's Psychedelic Breakfast”, es un collage sonoro de un hombre cocinando y comiéndose su desayuno mientras de fondo suenan sus pensamientos acompañados de líneas instrumentales. Esta canción hace referencia a Alan Styles, uno de los productores que la banda tenía a su servicio. Aunque el álbum fue considerado como un paso atrás de la banda y uno de sus trabajos más inaccesibles, alcanzó el puesto más alto nunca visto por uno de sus discos, llegando al primer puesto en el Reino Unido y al 55º en los EE.UU. Desde entonces, ha sido calificado por Gilmour como “un montón de basura”, mientras que Waters dijo que no le importaría si fuera “tirado a la basura y nunca fuera escuchado por nadie”. La popularidad de este álbum hizo que la banda se embarcara en su primera gira completa por los EE.UU.
Antes de editar su siguiente trabajo de estudio, la banda publicó un álbum recopilatorio, “Relics”, que contiene varios sencillos y caras-B junto con una canción original de Waters llamada “Biding My Time”, que fue grabada durante las sesiones de “Ummagumma”. También contribuyeron a la banda sonora de la película “Zabriskie Point”, aunque la mayoría de sus composiciones fueron finalmente descartadas por el director Michelangelo Antonioni.

La llegada de la fama mundial
Durante esta época, Pink Floyd se distanció de la psicodelia y se convirtió en una banda difícil de clasificar. Los distintos estilos de cada uno de los compositores confluyeron en un estilo único, que cristalizó en las dos obras más importantes de su discografía para la crítica y el público: “The Dark Side of the Moon” y “Wish You Were Here”. Gilmour se convirtió en el principal vocalista de la formación, y los coros femeninos y el saxofón de Dick Parry tomaron parte importante en estas obras. Es en esta época en la que el ambiente de colaboración desapareció de la banda, y Waters tomó el timón compositivo tanto musical como líricamente. La última colaboración de Wright como compositor y vocalista se dio en “Time” y “Shine on You Crazy Diamond”, respectivamente, mientras que los créditos compositivos de Gilmour descendieron abruptamente hasta que Waters dejó la banda en 1985.
El sonido de la banda estaba mucho más enfocado en “Meddle”, cuya canción “Echoes”, de 23 minutos de duración, fue descrita por Waters como un “poema sónico” debido a sus constantes efectos de sonido, y está considerada como una de sus mejores piezas. Este álbum ya posee el estilo característico de la banda que llevaría a su máxima expresión en discos venideros, y eliminó la orquesta que tanto protagonismo tuvo en “Atom Heart Mother”. “Meddle” alcanzó el tercer puesto en el Reino Unido, pero la falta de publicidad por parte de Capitol Records en los Estados Unidos hizo que en este país sólo alcanzase el 70º.
El siguiente trabajo de la banda en ser publicado fue “Obscured by Clouds”, grabado en Francia, y que conformó la banda sonora de la película “La Vallée” de Barbet Schroeder. Se convirtió en el primer top 50 para Pink Floyd en los EE.UU. además de alcanzar el sexto lugar en el Reino Unido. La letra de la canción “Free Tour” fue la primera referencia en una canción de la muerte del padre de Waters en la Segunda Guerra Mundial, que se estableció como un tema recurrente en posteriores trabajos. Además, la canción “Childhood's End” fue la última contribución de Gilmour en quince años, y está basada en el libro del mismo nombre de Arthur C. Clarke. Estilísticamente, es un álbum ligeramente distinto a su antecesor, “Meddle”, con canciones más cortas y con la reducción del uso de efectos sonoros para la creación de atmósferas, rozando en muchos casos el blues rock, el folk rock o el soft rock.
La publicación del superéxito “The Dark Side of the Moon” en 1973 marcó un antes y un después en la popularidad de la banda. Pink Floyd había dejado de editar sencillos desde 1968, cuando “Point Me at the Sky” fue publicado, pero “Money” alcanzó el 20º puesto en los EE.UU. Por su parte, el álbum se convirtió en el primer número uno de la banda, y es uno de los más vendidos en la historia de los Estados Unidos, sobrepasando los quince millones de copias, y uno de los más vendidos en todo el mundo, con más de cuarenta millones. Además, permaneció en el Billboard 200 durante 741 semanas, récord en aquel momento, incluyendo 591 consecutivas desde 1976 hasta 1988, lo que significó otro récord mundial, y se estima que alrededor de una de cada cuatro familias británicas posee una copia del disco en alguno de sus formatos. También se mantuvo en las británicas durante 301 semanas, aunque nunca superó el segundo lugar. En este álbum, el saxofón toma un papel muy importante expresando las influencias del jazz, especialmente de Wright, junto con sus continuas partes corales femeninas, que ayudan a diversificar la textura del álbum. A lo largo de éste se escuchan varias veces extractos de entrevistas a algunos ayudantes del grupo reproducidas de fondo. Las letras y el sonido del álbum intentan describir las presiones que sufre el ser humano a lo largo de su existencia. Su portada, que representa en un prisma el fenómeno de la dispersión de la luz, fue ideada por Storm Thorgenson y Audrey Powell.
Poco después de la publicación de “The Dark Side of the Moon” apareció el recopilatorio “A Nice Pair”, que recoge los dos primeros discos de la banda, “The Piper at the Gates of Dawn” y “A Saucerful of Secrets”. También alrededor de esta época se publicó el primer vídeo en directo del grupo, “Live at Pompeii”, grabado antes de la publicación de “The Dark Side of the Moon” en el anfiteatro de Pompeya, una de las ciudades de la antigua Roma destruidas por el Vesubio hace más de 2000 años. El concierto fue grabado sin ningún tipo de público, exceptuando a los ayudantes del grupo y el equipo de grabación. En el vídeo, dirigido por Adrian Maben, se incluyen también entrevistas a los miembros de Pink Floyd y escenas detrás de los escenarios y durante la grabación de “The Dark Side” en los estudios Abbey Road.
Después del éxito de “The Dark Side”, los miembros de Pink Floyd se preocuparon en no ser repetitivos con respecto a la dirección musical que iban a tomar a partir de ese momento, preguntándose si serían capaces de continuar en lo más alto de las listas de popularidad. En una vuelta a sus comienzos experimentales, comenzaron a trabajar en un proyecto de álbum llamado “Household Objects”, llamado así porque las canciones iban a estar interpretadas con objetos caseros (como sierras, cubos de agua, martillos, gomas elásticas o copas). Sin embargo, el proyecto fue abandonado porque los integrantes de la banda decidieron que era mejor y más fácil tocar las canciones en sus respectivos instrumentos. No existen grabaciones definitivas de este proyecto, aunque algunos de los efectos obtenidos fueron empleados en posteriores trabajos.
“Wish You Were Here”, publicado en 1975, trata la ausencia de humanidad en la industria musical y la ausencia de Syd Barrett. Conocido principalmente por el tema homónimo, el disco contiene también una extensa canción de 26 minutos dividida en nueve partes y dos pistas titulada “Shine on You Crazy Diamond”, un tributo a Barrett en el que la letra trata expresamente las consecuencias de su salida del grupo. Muchas de las pasadas influencias de la banda fueron mezcladas en esta canción, que termina con una referencia a uno de los primeros sencillos de la discografía de Pink Floyd, “See Emily Play”. El resto de las canciones, “Welcome to the Machina” y “Have a Cigar” (cantada por Roy Harper), poseen una fuerte crítica a la industrialización de la música. “Wish You Were Here” fue el primer álbum en alcanzar el primer puesto en el Reino Unido y en los EE.UU., y fue igual de alabado por la crítica que “The Dark Side of the Moon”.
En una famosa anécdota, un hombre gordo y con la cabeza y las cejas completamente afeitadas llegó al estudio mientras los integrantes del grupo estaban mezclando “Shine on You Crazy Diamond”. Ninguno de ellos fue capaz de reconocerlo, hasta que de repente uno de ellos se dio cuenta de que era Syd Barrett. En respuesta a su extraña gordura, Barrett dijo que había estado comiendo demasiadas chuletas de cerdo. En una entrevista en el 2001 al canal BBC para grabar el documental “Syd Barrett: Crazy Diamond”, Wright dijo: "Una cosa que realmente permanece en mi memoria, que nunca olvidaré; sucedió en las sesiones de “Shine On”. Llegué al estudio y vi a este chico sentado al fondo del estudio, estaba tan lejos como tú lo estás de mí. Y no lo reconocí. Dije “¿quién es este tío detrás de ti?” “Ese es Syd”. Y yo simplemente me vine abajo, no me lo podía creer... Se había afeitado todo el pelo... Es decir, hasta las cejas, todo... Estaba yendo de arriba a abajo, cepillándose los dientes, era horroroso. Y, eh, yo estaba, quiero decir, Roger estaba llorando, creo que yo también; los dos estábamos llorando. Fue muy chocante... siete años sin contacto y entonces llegar cuando nosotros estamos haciendo esa canción en particular. No sé, coincidencia, karma, destino, ¿quién sabe? Pero fue muy, muy, muy potente". En el mismo documental, Nick Mason expresó: “Cuando pienso en ello, aún puedo ver sus ojos, pero... todo era diferente”. Waters también intervino en la entrevista: “No tuve ni idea de quién era durante mucho tiempo”, así como Gilmour: "Ninguno de nosotros lo reconoció. Afeitada... cabeza calva afeitada y muy gordo".

La era Waters
Con la publicación de “Animals” en enero de 1977, la música de la banda comenzó a ser criticada por parte de los seguidores del punk rock por ser demasiado pretenciosa al haber perdido la simplicidad del rock and roll. Sin embargo, “Animals” está considerado como un trabajo más guitarrero que los anteriores debido a la influencia del emergente movimiento punk y al hecho de que fue grabado en los nuevos estudios de Pink Floyd, Britannia Row. Fue el primer disco que no incluyó ninguna composición de Rick Wright. Como en muchos de sus antecesores, “Animals” posee varias canciones relacionadas entre sí por un mismo tema, en este caso inspirado en la novela “Rebelión en la granja” de George Orwell, empleando las canciones “Sheep”, “Pigs” o “Dogs” como metáforas de la sociedad contemporánea. En esta metáfora, los perros (“Dogs”) son los mandamases de la industria, los cerdos (“Pigs”) son los tiranos comunistas y las ovejas (“Sheep”) representan al resto de habitantes, que se dejan llevar por los perros y los cerdos sin rebelarse. A pesar del protagonismo de la guitarra, los teclados y sintetizadores aún juegan un papel importante en “Animals”, pero el característico saxofón de Dick Parry y los coros femeninos desaparecieron de la composición. Muchos críticos no respondieron bien al álbum, calificándolo como “tedioso” y “sombrío”. La portada del álbum presenta a un cerdo inflable, al que los miembros de la banda le pusieron de nombre “Algie”, sobrevolando las chimeneas de la Battersea Power Station de Londres. Sin embargo, el viento complicó el control del globo, y hubo que superponer la foto del cerdo y la de la estación eléctrica mediante un montaje fotográfico. Este cerdo se convirtió en uno de los símbolos de la banda, y permaneció como una parte más de los espectáculos en directo del grupo.
Después de la gira de promoción de “Animals”, cada uno de los miembros de Pink Floyd se embarcaron en sendos proyectos en solitario. Gilmour grabó y publicó el álbum “David Gilmour” en 1978, el mismo año en el que Rick Wright publicó “Wet Dream”, y Nick Mason trabajó brevemente en la producción del álbum “Steve” de Steve Hillage. El único que no se distrajo de la actividad de Pink Floyd fue Roger Waters, quien compuso dos proyectos distintos: “The Pros and Cons of Hitch Hiking” y “The Wall”. El resto de los integrantes eligió éste último como su siguiente álbum, y “Pros and Cons” se convirtió posteriormente en el primer álbum en solitario de Waters.
A comienzos de 1979 se reveló un escándalo económico que involucró a la empresa Northon Warburg. Se desveló que su máximo dirigente, Andrew Warburg, había estado desviando fondos para una serie de operaciones ilícitas y huyó de Inglaterra para regresar en 1982 y ser arrestado. Esta empresa era la que gestionaba los ingresos de los miembros de Pink Floyd, que vieron como entre los cuatro perdieron más de un millón de libras esterlinas. Además, como resultado del escándalo, cada uno de ellos debía mucho dinero a Hacienda, y fueron forzados a abandonar el país entre el 6 de abril de 1979 y el 6 de abril de 1980. Durante el exilio el grupo grabó su siguiente trabajo, que saldría al mercado bajo el nombre de “The Wall”.
La épica ópera rock “The Wall” vio la luz en 1979. Compuesta casi en si totalidad por Waters, trata con los temas de la soledad y la falta de comunicación, expresados por medio de la metáfora de un muro construido entre el músico y el público. Waters ideó este formato cuando escupió a un fan que no dejó de increpar al grupo en un concierto en Montreal, Canadá. “The Wall” consiguió que Pink Floyd volviese a lo más alto de las listas de éxitos con el sencillo “Another Brick in the Wall, Part II”, extrayendo también otros éxitos como “Comfortably Numb” o “Run Like Hell”, que se convirtieron en clásicos de la banda y de las emisoras de radio a pesar de no ser nunca publicados como sencillos.
El álbum fue producido por Bob Ezrin, un amigo de Waters que compartió los créditos de composición en el tema “The Trial” (aunque posteriormente rompería su relación al revelar Ezrin a la prensa el espectáculo de los conciertos). Waters impuso sus dotes artísticas y su liderazgo sobre la banda, usando la precaria situación económica de la banda a su favor, lo que en seguida desembocó en numerosos conflictos entre los integrantes. La música se había orientado notablemente hacia el hard rock, aunque aún hubo temas orquestales semejantes a los temas de épocas pasadas. La influencia de Wright fue minimizada, y fue despedido durante la grabación por Waters, aunque acabó retornando para los conciertos en directo con un salario determinado. Curiosamente, esta situación fue lo que hizo que Wright se convirtiese en el único músico que ganó algo de dinero con los conciertos de “The Wall”. La ópera sólo fue interpretada en unas pocas ocasiones debido a las complicaciones logísticas (puesto que en estas actuaciones se construía el muro metafórico en los descansos de cada actuación), aunque sería interpretada por Waters una vez más después de la caída del muro de Berlín.
Aunque nunca llegó al número uno en el Reino Unido (sólo alcanzó el tercer lugar), “The Wall” permaneció quince semanas en el número uno de las listas estadounidenses. Fue alabado por la crítica, y consiguió 23 discos de platino de la RIAA, vendiendo 11.5 millones de copias en los EE.UU. El espectacular éxito de “The Wall” hizo que Pink Floyd se convirtiese en el único grupo en conseguir el disco más vendido del año en dos ocasiones dentro de una década junto con los Beatles (en 1973 con “The Dark Side of the Moon” y en 1980 con “The Wall”).
Como secuela se publicó en 1982 la película “Pink Floyd: The Wall”, cuya banda sonora está formada por la mayoría del contenido de “The Wall”. La película, escrita por Waters y dirigida por Alan Parker, tiene como actor protagonista al fundador de Boomtown Rats, Bob Geldof, quien regrabó muchas de las partes vocales originales del álbum. La animación de la misma corrió a cargo de Gerald Scarfe. La canción “When the Tigers Broke Free”, que apareció por primera vez en esta película, fue publicada como un sencillo en edición limitada, aunque se popularizó cuando fue incluida en el recopilatorio “Echoes: The Best of Pink Floyd” y en la reedición de “The Final Cut”. Otra canción original de la película es “What Shall We Do Now?”, que fue eliminada del álbum original debido a las limitaciones de tiempo de los discos de vinilo. Las únicas canciones de “The Wall” que no fueron empleadas fueron “Hey You” y “The Show Must Go On”.
“The Final Cut”, un álbum dedicado a la memoria del padre de Waters, Eric Fletcher Waters, muerto en combate en la Segunda Guerra Mundial, salió al mercado en 1983. Es el único álbum de la banda en el que no apareció Richard Wright, y el único que fue compuesto en su totalidad por uno de los integrantes de la banda, en este caso Waters (tanto fue así que le ofrecieron publicarlo como un disco en solitario, algo que fue rechazado por el resto de los integrantes y por EMI). Fue también él mismo quien grabó casi todas las partes vocales, excepto en una canción en la que está acompañado por Gilmour. La temática del trabajo siguió la línea de los anteriores, aunque de un modo más oscuro. En él, Waters incluyó por primera vez la participación británica en la Guerra de las Malvinas, y concluyó con una referencia a una posible guerra nuclear en la canción “Two Suns in the Subset”. Los arreglos orquestales corrieron a cargo de Michael Kamen, quien, junto con Andy Bown, interpretó las partes del teclado debido a la ausencia de Wright.
“The Final Cut” fue bien recibido por la crítica, y alcanzó el primer puesto en el Reino Unido y el sexto en los EE.UU. Contiene un éxito radiofónico menor, “Not Now John”, el único del trabajo en el que canta Gilmour. Esta situación provocó numerosas discusiones entre Gilmour y Waters de tal magnitud que se rumoreó que no se vieron en el estudio durante la grabación de este material. Mientras que Gilmour dijo que intentó seguir haciendo buena música, Waters expresó que nadie entendía el mensaje social que contenían sus canciones. Aunque nunca hubo ninguna gira promocional de este disco, Waters ha interpretado desde entonces algunas canciones en sus conciertos en solitario.
Después de este álbum se publicó el recopilatorio “Works”, que incluyó por primera vez la canción inédita “Embryo”, grabada en 1970. Después de esto, cada uno de los miembros tomó caminos distintos y se embarcaron en sus propios proyectos. Gilmour publicó el álbum en solitario “About FACE” en marzo de 1984. Un mes después, Wright se unió a Dave Harris, del grupo Fashion, para formar Zee, que editó el álbum “Identity”. En mayo de 1984, Waters publicó “The Pros and Cons of Hitch Hiking”, un álbum conceptual que había ideado durante el parón de 1978. Un año después de estos lanzamientos, Mason publicó “Profiles” junto con Rick Fenn, de 10cc, que contiene una colaboración de Gilmour y del teclista de UFO, Danny Peyronel.

La era Gilmour
En diciembre de 1985, Waters anunció la separación de Pink Floyd, describiendo a la banda como una “fuerza agotada”. No obstante, en 1986 Gilmour y Mason comenzaron a grabar un nuevo álbum bajo el nombre de Pink Floyd. Una agria disputa legal llevó a Roger a reclamar que el nombre de Pink Floyd debería haber sido abandonado, pero Gilmour y Mason mantuvieron su intención de grabar con ese nombre, declarando que eran ellos quienes tenían sus derechos legales. Finalmente, la demanda fue llevada a los juzgados, y los derechos fueron adquiridos por Gilmour y Mason.
Después de barajar varios títulos, el nuevo álbum fue publicado como “A Momentary Lapse of Reason”. Sin Waters, que había sido el principal motor compositivo, la banda se apoyó en compositores de fuera, lo que provocó muchas críticas. Bob Ezrin actuó como coproductor junto con Jon Carin, y ambos aportaron sus composiciones al trabajo. Carin también interpretó la mayoría de las partes de teclado a pesar de la vuelta de Wright, en un principio como músico asalariado y luego como miembro oficial.
Gilmour declaró posteriormente que Mason y Wright apenas habían participado en el disco, y es a causa de esto por lo que muchos críticos consideran que “A Momentary Lapse of Reason” debería ser un álbum en solitario del guitarrista inglés, del mismo modo que “The Final Cut” debería ser un álbum en solitario de Waters.
Un año después la banda publicó un álbum doble en directo acompañado de un vídeo del concierto, llamado “Delicate Sound of Thunder”, que fue grabado en una serie de conciertos en Long Island, Estados Unidos, y posteriormente grabó una serie de pistas para La Carrera Panamericana, un vídeo de la competición mexicana del mismo nombre. En esta carrera, que tenía como participantes a Mason y a Gilmour, éste último tuvo un accidente junto con su copiloto, el manager Steve O'Rourke, que se rompió la pierna, aunque sólo sufrió algunos rasguños. Estas pistas, todas ellas instrumentales, presentan las primeras colaboraciones de Wright desde 1975, y las primeras de Mason desde 1973.
En 1992 se publicó el box set “Shine On”, que incluye las reediciones de los discos “A Saucerful of Secrets”, “Meddle”, “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals”, “The Wall” y “A Momentary Lapse of Reason” junto con un disco adicional llamado “The Early Singles”. Ese mismo año también se publicó “Amused to Death”, el nuevo trabajo en solitario de Roger Waters.
El siguiente álbum de estudio de Pink Floyd fue “The Division Bell”, publicado en 1994, compuesto por todos los miembros del grupo en lugar de Gilmour exclusivamente, ya con Wright como miembro oficial. Fue recibido con mejores impresiones que “A Momentary Lapse of Reason”, aunque se le siguió criticando por la invariabilidad de su estilo. Fue el segundo disco de la banda en llegar al primer puesto a ambos lados del Atlántico desde “Wish You Were Here”.
“The Division Bell” es otro álbum conceptual que representa temas parecidos a los que Waters había explorado en “The Wall”. Muchas de las letras fueron escritas por Polly Samson, la novia de Gilmour en aquel momento, con quien se casó poco después de la publicación de este trabajo. Junto con Samson, el álbum presenta a la mayoría de los músicos que contribuyeron en el anterior trabajo en estudio de la banda, con la inclusión de Dick Parry, un viejo colaborador de la época de “The Dark Side”. Además, Anthony Moore, que había ayudado en la composición de algunas de las letras de “A Momentary...”, compuso la de “Wearing the Inside Out”, que es además la primera contribución vocal de Wright desde “The Dark Side”. Esta misma colaboración continuó en el posterior álbum de Wright, “Broken China”.
Al año siguiente, 1995, la banda publicó un álbum en directo titulado “P.U.L.S.E”. que alcanzó el número uno en los EE.UU. y que contiene las canciones interpretadas en un concierto en Londres en la gira “Division Bell” junto con el álbum “The Dark Side of the Moon” en directo al completo. El 10 de julio de 2006 se publicó su versión en DVD, que rápidamente alcanzó las más altas posiciones en las listas de éxitos.
También en 1995 la banda recibió su primer y único premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Instrumental de Rock por “Marooned”.

Trabajos en solitario
El 17 de enero de 1996, Pink Floyd fue admitido en el Rock and Roll Hall of Fame por Billy Corgan, vocalista de los Smashing Pumpkins. Waters no atendió a la ceremonia debido a sus aún existentes problemas con el resto de los miembros. En su discurso de aceptación, Gilmour dijo: “Voy a tener que coger un par más de estos para nuestros dos compañeros de banda que comenzaron a tocar en diferentes tonos: Roger y Syd...” Aunque Mason estuvo presente durante la gala, no se unió a Gilmour, Wright y Corgan para interpretar la versión acústica de “Wish You Were Here”.
Una grabación en directo de “The Wall”, recogida de los conciertos en Londres entre 1980 y 1981, salió al mercado en 2000 bajo el nombre de “Is There Anybody Out There? The Wall Live 1980-81” y alcanzó el puesto 19º en los EE.UU. En 2001 se editó un álbum recopilatorio de las canciones más conocidas de la banda bajo el nombre de “Echoes: The Best of Pink Floyd”. Este recopilatorio trajo controversia, puesto que algunas de las canciones más largas aparecen cortadas y sin seguir un orden cronológico, lo que las sacaba del contexto original del álbum. Canciones como “Echoes”, “Shine on You Crazy Diamond”, “Sheep”, “Marooned” o “High Hopes” aparecen notablemente sesgadas. Este álbum trepó hasta el segundo puesto en las listas británicas.
En 2003 se publicó la versión en SACD de “The Dark Side of the Moon” con una nueva portada. También fue publicado en una versión en vinilo virgen con el diseño del original junto con un póster nuevo. Un año después vio la luz en Europa el libro de Nick Mason, “Dentro de Pink Floyd” (de título original “Inside Out: A Personal History of Pink Floyd”), que salió al mercado en 2005 en los EE.UU. Mason llevó a cabo apariciones promocionales en público en algunas de las ciudades más importantes de EE.UU. y Europa.
El 30 de octubre de 2003 el manager de la banda, Steve O'Rourke, murió de un infarto de miocardio. Gilmour, Mason y Wright se reunieron en su funeral e interpretaron “Fat Old Sun” y “The Great Gig in the Sky” en la Catedral de Chichester.
Dos años después, el 2 de julio de 2005, la banda se reunió una vez más para una sola actuación en el concierto del Live 8 en Londres. Para este acontecimiento, sin embargo, Waters se unió a sus ex-compañeros después de 24 años sin tocar juntos. Pink Floyd interpretó un conjunto de cuatro canciones: “Speak to Me/Breathe”, “Money”, “Wish You Were Here” y “Comfortably Numb”, con Gilmour y Waters compartiendo las dotes vocales. Al final de la actuación todos los miembros se fundieron en un abrazo conjunto que se convirtió en una de las imágenes más famosas del concierto.
Durante la semana posterior al Live 8 surgió un repentino interés por la banda. Según la tienda online HMV, las ventas de “Echoes: The Best of Pink Floyd”, aumentaron un 1343%, mientras que Amazon.com registró ventas superiores al 1600% de “The Wall”, al 2000% de “Wish You Were Here”, al 1400% de “The Dark Side of the Moon” y al 1000% de “Animals”. David Gilmour declaró posteriormente que pensaba destinar todos estos beneficios a organizaciones de caridad y ONG, y pidió al resto de artistas y compañías que tomaron parte en el Live 8 a hacer lo mismo. El 16 de noviembre de 2005 la banda fue admitida en el UK Music Hall of Fame por Pete Townshend, vocalista de The Who. Gilmour y Mason atendieron a la gala, pero ni Waters (que apareció por videoconferencia) ni Wright (que estaba siendo sometido a una operación ocular) pudieron estar presentes.
Gilmour publicó su tercer álbum en solitario, titulado “On an Island”, el 6 de marzo de 2006, y comenzó con una gira que le llevó por Europa, Canadá y los EE.UU. En esta gira participaron Wright y Mason en varias ocasiones, e interpretó el primer sencillo de la banda, “Arnold Layne”. Waters también fue invitado a acudir, pero sus compromisos con su gira por Europa y los EE.UU. lo forzaron a declinar la invitación. Sin embargo, Waters apareció en la segunda mitad de un concierto de esta gira en Cork, Irlanda, en el se interpretó el disco “The Dark Side of the Moon” al completo.
En la actualidad, Waters y Wright están trabajando en sendos álbumes en solitario, y se rumorea que Waters puede estar escribiendo un musical de Broadway de “The Wall” con canciones extra compuestas por él mismo. Waters también se embarcó en la gira “Dark Side of the Moon”, en la que el setlist consta del disco “The Dark Side of the Moon” al completo junto con otras canciones famosas de la banda y algunas propias de su carrera en solitario.

Futuras direcciones
Muchos fans expresaron su esperanza de ver una reunión del grupo después del Live 8 de Londres, y se les ofreció una suma de 250 millones de dólares para llevarla a cabo, pero la banda clarificó que no tenían pensado realizar tales planes. En las semanas posteriores al concierto, sin embargo, las discusiones entre los miembros parecieron haberse acabado del todo. Gilmour confirmó que él y Waters se tratan en términos amigables.
El 31 de enero de 2006, David Gilmour expresó que el grupo no tiene intención de reunirse, desmintiendo los rumores que provenían de algunos medios de comunicación. Poco después Gilmour declaró en una entrevista al diario italiano La Repubblica que él ha terminado con Pink Floyd y que piensa enfocarse en su carrera en solitario y en su familia. También menciona que aceptó tocar con Waters en el Live 8 para apoyar la causa del concierto, para hacer las paces con Waters y saber si él se negaría o no. Sin embargo, admite la probabilidad de que Pink Floyd podría tocar en un concierto en pro del proceso de paz entre Israel y Palestina. En una entrevista con la revista Billboard, Gilmour cambió su postura de acabar con Pink Floyd hacia un “quién sabe”. Una actuación sorpresa de la alineación post-Waters interpretó los temas “Comfortably Numb” y “Wish You Were Here” en el Royal Albert Hall de Londres el 31 de mayo de 2006.
En 2007 se cumplieron 40 años de la firma del primer contrato de la banda con EMI y de la publicación de sus primer tres sencillos, “Arnold Layne”, “See Emily Play” y “Apples and Oranges” junto con el disco “The Piper at the Gates of Dawn”. Esto vino acompañado de la publicación en edición limitada de un set que contiene mezclas en stereo y mono del álbum junto con grabaciones no publicadas.
El 10 de mayo de 2007, Roger Waters tomó parte del concierto tributo a Syd Barrett en el Barbican Centre londinense. Esto fue seguido de la actuación de Mason, Gilmour y Wright interpretando “Arnold Layne”. Sin embargo, los rumores de que la banda podría realizar un concierto con todos sus miembros fueron rechazados cuando Waters no se unió.
Más recientemente, Waters se ha vuelto más receptivo a la idea de una hipotética reunión de Pink Floyd. En una entrevista del año 2007, éste dijo: “No tengo problema si el resto quiere unirse. Ni siquiera tendría que ser para salvar el mundo. Es sólo porque es divertido. Y a la gente le encantaría”.
El 24 de septiembre de 2007 Gilmour declaró que una reunión de Pink Floyd de cualquier manera, con o sin Waters, no sería correcto: “No puedo ver por qué yo querría volver a esa cosa tan vieja. Es muy retrógrado. Quiero mirar más allá, y mirar hacia atrás no me divierte”.
“Oh, By the Way”, un box set que contiene los catorce álbumes de estudio de la banda, fue publicado el 10 de diciembre en Europa y el 11 en los EE.UU. Contiene nuevas ilustraciones de Storm Thorgerson junto con el diseño original de las ediciones en vinilo.

Estilo
Pink Floyd
es conocido principalmente por el estilo espacial de sus composiciones y por sus elaborados álbumes conceptuales de mediados de los '70, pero lo cierto es que comenzaron como una banda mucho más convencional. Sus primeros años, dirigidos por Syd Barrett, estaban teñidos de la psicodelia imperante en aquel momento (finales de los '60), aunque comenzaba a mostrar algunas trazas de los que se acabaría convirtiendo en el rock espacial característico de la formación. El consumo masivo de drogas como el LSD por parte de Barrett provocó que sus composiciones variaran entre las clásicas melodías de pop como “Astronomy Domine” y la experimentación de temas más largos como “Interstellar Overdrive”, hasta el límite de que “The Piper at the Gates of Dawn” fue considerado como uno de los mejores álbumes psicodélicos jamás publicados. Las letras de este trabajo, divertidas y humorísticas y a veces emulando viajes espaciales como metáforas del sentimiento psicodélico, contrastan con el sonido envolvente del teclado de Wright y con las melancólicas líneas de guitarra de Barrett, dando un sonido general a menudo caótico y confuso.
Con la publicación de “A Saucerful of Secrets” en 1968, el estilo de la banda dio un giro debido a la salida de Barrett de ella y a la entrada de David Gilmour. Definido como un álbum de transición, en él se mezclan las canciones psicodélicas semejantes a las firmadas por Barrett y piezas más experimentales, con influencias de la música clásica y que ayudaron a marcar el posterior sonido de Pink Floyd. En este álbum aparece la última canción compuesta por Barrett, ·”Jugband Blues”. Los discos “Music from the Film More”, “Ummagumma” y “Atom Heart Mother” siguieron explorando los sonidos del rock espacial que llevarían a su máxima expresión con posteriores trabajos.
“Atom Heart Mother” es quizás el álbum más experimental de la discografía de Pink Floyd y uno de los más inaccesibles. La pieza homónima orquestal ocupa toda una cara del disco con sus más de 23 minutos de duración, mientras que “Alan Psychedelic Breakfast” reproduce los sonidos de un hombre preparándose el desayuno intercalados entre fragmentos instrumentales. Con “Meddle”, Pink Floyd comenzó a enfocar su sonido de manera palpable. En él, la banda dejó de lado la orquesta de “Atom Heart Mother” y se sumergió en piezas largas y elaboradas, como “Echoes” o “One of These Days”, firmando una de las mejores obras de su carrera y la mejor desde “The Piper at the Gates of Dawn”.
“The Dark Side of the Moon” se convirtió en el álbum más vendido de la banda y uno de los más vendidos de la historia de la música. El nuevo cambio de estilo de la banda se hace patente de nuevo en este álbum, con canciones como “Money” o “Time” y con la aparición de coristas femeninas y del sonido del saxofón de la mano de Dick Parry. Las texturas sonoras exploradas en este disco y las cuidadas atmósferas definieron el sonido clásico de Pink Floyd, con una mezcla de blues rock, jazz fusión, rock psicodélico y art rock.
La continuación de “The Dark Side” también fue todo un éxito en ventas y se convirtió en otro clásico del grupo. “Wish You Were Here”, con unas canciones dedicadas a Syd Barrett y otras enfocadas contra la industrialización de la música, contiene el tema “Shine on You Crazy Diamond”, uno de los más conocidos de la banda y el más largo, que con sus casi 26 minutos tuvo que ser dividido en dos pistas, una al comienzo y otra al final del álbum. Esta canción está enteramente dedicada a Barrett, y termina con las notas de “See Emily Play”, uno de los primeros sencillos del grupo compuesto por Syd. Otra de las canciones más famosas de Pink Floyd es la acústica “Wish You Were Here”, también dedicada a Barrett y que constituye una de las piezas con más lirismo de la banda. El liderazgo de Waters se comenzó a imponer en la grabación de este álbum, y acabaría por estallar en los álbumes siguientes, especialmente en “The Wall” y “The Final Cut”.
“Animals” es uno de los álbumes más oscuros de la época dorada de la banda, en el que Waters trata a la raza humana como cerdos, perros y ovejas, en una metáfora de la sociedad actual basada en el libro “Rebelión en la granja”. En este trabajo, la guitarra de Gilmour toma un papel protagonista, mientras que las aportaciones de Wright se reducen ampliamente, y las canciones son mucho más largas de lo habitual, ya que todas superan los diez minutos excepto “Pigs on the Wing”, que viene separada en dos partes de minuto y medio cada una.
Con “The Wall”, la supermacía de Waters en el control compositivo de Pink Floyd se hizo claramente patente. Con todo, es uno de los discos más famosos de la discografía de la banda y uno de los más vendidos de la historia, aunque no superó a “The Dark Side” en cifras. El disco es una ópera rock basada en una estrella de rock que se aisla del mundo a base del consumo de drogas, construyendo un muro a su alrededor. Aunque Waters lo haya negado varias veces, el álbum parece una autobiografía puesto que el protagonista, llamado “Pink”, guarda varias similitudes con él. El disco está compuesto básicamente por canciones cortas de uno, dos o tres minutos aproximadamente, unidas con piezas más largas como “Comfortably Numb” o “Hey You”. La canción “Another Brick in the Wall” se alzó rápidamente como la canción más representativa del trabajo y una de las más conocidas del grupo, con un característico coro de niños cantando la línea “We don't need no education”. Es también famoso el solo de guitarra final de “Comfortably Numb”, compuesto por Gilmour y, para muchos, uno de los mejores de la historia.
“The Final Cut”, un álbum inicialmente pensado como un recopilatorio de los temas que no habían entrado en “The Wall” (y que incluso se iba a llamar “Spare Bricks”, “Ladrillos sobrantes”), fue definido como una mezcla entre los estilos de “Animals” y “The Wall”, y estuvo dedicado a la memoria del padre de Waters, muerto en combate en la Segunda Guerra Mundial. Este álbum gira en torno a la Guerra de las Malvinas, y “sólo puede ser comparado a “The Pros and Cons of Hitch Hiking” (primer álbum en solitario de Roger Waters) según All Music Guide, debido a que la música “se empleó como una textura, no como música”.
Con la marcha de Waters en 1985, el estilo del grupo dio un giro considerable, especialmente en el aspecto lírico. La música siguió el estilo general de la banda, con atmósferas cuidadas y el típico sonido de Gilmour a la guitarra, pero se echó en falta la cohesión de Waters y su habilidad como letrista. Esto se materializó en “A Momentary Lapse of Reason”, un álbum bien acogido por el público y compuesto casi enteramente por Gilmour, quien dejó más espacio al resto de los miembros en el siguiente disco, “The Division Bell”. Este disco fue un regreso a los tiempos de antes de “The Dark Side of the Moon”, pues se pueden observar las largas notas del teclado y el efecto de eco que posee el sonido de la guitarra. Líricamente, el trabajo parece tener referencias implícitas a Waters y a la historia de “The Wall”, aunque prevalece el tema de la caída del muro de Berlín.

Espectáculos en directo
Pink Floyd
ha sido pródigo en producir espectáculos en directo, combinando las experiencias visuales con la música para crear obras que dejaran al grupo mismo en un segundo plano, en la penumbra del escenario. Algunas de las presentaciones más destacadas han sido:

  • “Dark Side Of The Moon Tour”: Fue el primer tour de Pink Floyd con nuevas tendencias tecnológicas: introdujeron una pantalla circular que proyectaba películas filmadas por Storm Torgherson. También aparecían torres que incluían focos de luces y un avión mecánico que se estrellaba durante la canción “On the run”. El espectáculo que ya había sido presentado en su anterior gira, pero con el nombre de “Eclipse(A Piece For Abssorted Lunatics)” incluía en el primer set algunos temas del álbum “Obscured By The Clouds”, “Set The controls For The Hearts Of The Sun”, “Careful With That Axe Eugene” y “Echoes”. Tras un receso de algunos minutos la banda volvía al segundo set e interpretaba todo el “Dark Side Of The Moon”. El encore consistía en “One Of these Days”.
  • “In The Flesh (Animals) Tour”: El escenario fue igual al del tour del “Dark Side” solo que con nuevas cosas: un cerdo inflable aparecía en la canción “Pigs (Three Different Ones)”. También en “Dogs”, aparecían muñecos inflables representando una familia (hombre, mujer, hijos, un televisor y un auto). También fue el primer espectáculo con lasers.
  • “The Wall Tour”: El espectáculo comenzaba con 4 personas (que no eran Floyd pero los representaban) con las caras tapadas por máscaras, consiguiendo que el público se creyera que eran Pink Floyd. Luego en la siguiente canción, los Floyd originales aparecerían y seguirían en el concierto tocando, pero con la banda falsa tocando con ellos. Luego van construyendo un enorme muro mientras aparecían proyecciones de animaciones y los títeres (todo acorde a lo que sucedía en el álbum) que les oculta de la audiencia hasta el final de la obra, en el que el muro es derribado.
  • “The Division Bell World Tour”: el cambio tecnológico fue enorme: incluían un arco idéntico al del Hollywood Bowl que largaba lasers y luces. La pantalla circular fue más grande (de 5 o 6 metros de diámetro) que la original. Contenían más juegos de luces y lásers, más potentes que otros, y de la misma salían luces controladas por una computadora. También aparecían dos jabalíes en la punta del escenario en la canción “One Of These Days”. En “Comfortably Numb”, aparecía una bola de espejos que se abría, imitando los pétalos de una flor que a su vez largaban centenares de luces blancas.

Desde 1969, en sus shows, Pink Floyd usa el sonido cuadrafónico, donde el sonido se desvía por 4 canales distintos de audio, en ciertos puntos ubicados en el escenario. Esto hacía que el sonido fuese envolvente y poderoso, y lograba llegar incluso a lugares alejados.

Formaciones
1ª formación (1965):
  • Bob Klose (guitarrista)
  • Nick Mason (baterista)
  • Rick Wright (teclista y vocalista)
  • Roger Waters (bajista y vocalista)
  • Syd Barrett (vocalista y guitarrista rítmico)
2ª formación (1965-1968):
  • Nick Mason (baterista)
  • Rick Wright (teclista y vocalista)
  • Roger Waters (bajista y vocalista)
  • Syd Barrett (vocalista y guitarrista rítmico)
3ª formación (1968):
  • David Gilmour (vocalista y guitarrista)
  • Nick Mason (baterista)
  • Rick Wright (teclista y vocalista)
  • Roger Waters (bajista y vocalista)
  • Syd Barrett (vocalista y guitarrista rítmico)
4ª formación (formación clásica) (1968-1981) :
  • David Gilmour (vocalista y guitarrista)
  • Nick Mason (baterista)
  • Rick Wright (teclista y vocalista)
  • Roger Waters (bajista y vocalista)
5ª formación (1981-1985):
  • David Gilmour (vocalista y guitarrista)
  • Nick Mason (baterista)
  • Roger Waters (bajista y vocalista)
6ª formación (1985-1988) :
  • David Gilmour (vocalista y guitarrista)
  • Nick Mason (baterista)
7ª formación (1988-presente):
  • David Gilmour (vocalista y guitarrista)
  • Nick Mason (baterista)
  • Rick Wright (teclista y vocalista)
Colaboradores
De sesión
  • Roy Harper (vocalista en “Have a Cigar” y bajista en “Wish You Were Here”)
  • Ron Geesin (orquestador y compositor de “Atom Heart Mother”)
  • Michael Kamen (orquestador y teclista en “The Final Cut”)
  • Tony Levin (bajista y Chapman Stick en “A Momentary Lapse of Reason”)
  • Guy Pratt (bajista y vocalista para el disco “The Division Bell”)
  • Bob Ezrin (productor, compositor y tecladista en “The Wall”)
  • Jon Carin (compositor y multiinstrumentista. Desde 1987 a 1994)
  • Sam Brown (vocalista)
  • Durga McBroom (vocalista)
  • Dick Parry (saxofón para “The Dark Side of the Moon” y “Wish You Were Here”)
  • Tim Renwick (guitarrista. Desde 1987 a 1994)
  • Gary Wallis (ayudante de percusión para “The Division Bell”)
  • Clare Torry (vocalista en “The Great Gig in the Sky”)
En vivo
  • Scott Page (saxofón y guitarra para el tour de “A Momentary Lapse of Reason”)
  • Snowy White (guitarrista para los tours de “Animals” y “The Wall”)
Diseño de los discos
  • Storm Thorgerson (ilustrador de varias portadas de sus álbumes)
Discografía:
  1. 1967 The Piper at the Gates of Dawn
  2. 1968 A Saucerful of Secrets
  3. 1969 Music from the Film More
  4. 1969 Ummagumma (también en directo)
  5. 1970 Atom Heart Mother
  6. 1971 Meddle
  7. 1972 Obscured by Clouds
  8. 1973 The Dark Side of the Moon
  9. 1975 Wish You Were Here
  10. 1977 Animals
  11. 1979 The Wall
  12. 1983 The Final Cut
  13. 1987 A Momentary Lapse of Reason
  14. 1988 Delicate Sound of Thunder
  15. 1994 The Division Bell
  16. 1995 P•U•L•S•E
  17. 2000 Is There Anybody Out There?
Recopilatorios
  1. 1971 Relics
  2. 1973 A Nice Pair
  3. 1981 A Collection of Great Dance Songs
  4. 1983 Works
  5. 1992 Shine On
  6. 2001 Echoes: The Best of Pink Floyd
  7. 2007 Oh, By the Way

domingo, 9 de marzo de 2008

BAKERLOO (UK)

Bakerloo fue formado originalmente como Bakerloo Blues Line en 1967, al principio del boom de los blues de Cream. Un poderoso trío similar a estos últimos, también incorporaron algunos de los elementos de la música popular de ese período, Dave “Clem” Clempson tocaba sólida y “bluseramente” la primera guitarra, pero él también se duplicaba tocando el clavicordio y el piano así como la harmónica, mientras que Terry Poole ejecutaba el bajo y Keith Baker los tambores. Cortesía de su manager, Jim Simpson (quién también dirigía a Black Sabbath, conocido como Earth en ese entonces), organizó una gira por el Reino Unido bajo el nombre “Big Bear Ffolly” (que se convirtió más adelante en el título de una canción de Bakerloo) en la que estaban Bakerloo, Earth, Locomotive y Tea And Symphony tocando a través del país. Bakerloo era también uno de los grupos de soporte el 18 de Octubre de 1968, la noche en que Led Zeppelin hizo su debut en el London's Marquee Club. Bakerloo estaba entre los primeros grupos contratados por el sello Harvest de EMI, donde hicieron su debut a mediados de 1969 con el single “Driving Backwards” / “Once Upon A Time” en julio. Hecho bajo la dirección del productor Gus Dudgeon y editado en noviembre de ese año, el álbum fue una de las ediciones rockeras mas pesadas en el joven catalogo de Harvest. Bakerloo era uno de los más sofisticados tríos orientados al blues, y eso pudo ser sido su dificultad para encontrar una audiencia. Con tiempo, pudieron haber sido otro Ten Years After, pero no lo tenían para encontrar su potencial, porque la banda acabo a fines de 1969 cuando Clem Clempson los dejo para unirse a Colosseum, que demostró ser un punto de parada en su via hacia la formación de Humble Pie como sucesor de Peter Frampton, y trabajó más adelante con Roger Daltrey, Tom Waits, and The Records, entre otros actos importantes. Terry Poole paso por la banda de Graham Bond en la primera mitad de los 70, y Keith Baker más adelante paso a ser miembro de Uriah Heep. Poole y Baker se reunieron más adelante, mientras que Clempson ha sido un músico de sesión muy ocupado por décadas.

Formacion
Keith Baker - Bateria
Terry Poole – Bajo
Dave "Clem" Clempson - Guitarra, Harmonica, Piano, Clavicordio, Guitarra Slide
Invitado
Jerry Salisbury - Trompeta

Discografia
01 - Bakerloo 1969

viernes, 7 de marzo de 2008

CAMEL (UK)

Camel es una banda inglesa de rock progresivo formada en 1971.

Historia - 1970
Andrew Latimer
(guitarra), Andy Ward (batería) y Doug Ferguson (bajo) se venían desempeñando como un trío llamado The Brew alrededor de Guildford, área de Surrey en Inglaterra. Ellos contrataron a Peter Bardens (teclados) y después de un primer concierto y de Bardens haber cumplido con su compromiso, el 8 de Octubre de 1971 en Belfast, Irlanda del Norte con el nombre de Peter Bardens' On, cambiaron su nombre por el de Camel y su primer concierto fue en Waltham Forest Technical College, Londres apoyando a Wishbone Ash, el 4 de diciembre.
En agosto de 1972 Camel firmó con MCA Records y su álbum debut homónimo, “Camel”, se publicó seis meses después. El disco no fue un éxito y la banda se trasladó a Deram Records, una división de Decca Records (Reino Unido).
En 1974 lanzaron su segundo disco, el aclamado por la crítica “Mirage” en el que Latimer muestra su adicción a la flauta también. Aunque fallo en los charts de Inglaterra, obtuvo el éxito en la costa oeste de los EE.UU., que indujo a una gira de tres meses por allí.
El instrumental y orquestado álbum conceptual “The Snow Goose” de 1975, inspirado en una historia corta del mismo nombre de Paul Gallico, fue el avance que se dio Camel para llamar una mayor atención. Gallico, que detestaba fumar, pensó que la banda estaba relacionada con la marca de cigarrillos y amenazó con emprender acciones legales. Camel evito esto añadiendo el prefijo “Música inspirada por...” a la cubierta del álbum. El éxito del álbum hizo llevar a cabo un prestigioso concierto en el Royal Albert Hall, de Londres, con la London Symphony Orchestra en octubre de 1975.
Un cuarto álbum, “Moonmadness” en 1976, continuó el éxito, pero fue la última función con la banda original. Mel Collins (saxofón) aumento la banda para el siguiente tour, comenzando una asociación de ocho años. Ward (batería) fue empujado hacia una dirección más jazzistica y la demanda de este sobre Ferguson llevó a su salida a principios de 1977.
Richard Sinclair (anteriormente en Caravan) sustituyo a Ferguson y esta formación edito “Rain Dances” en 1977 y “Breathless” en 1978. El último álbum en que aparece Bardens, que anunció su salida antes de la gira de apoyo. Fue reemplazado por dos tecladistas: Dave Sinclair (primo de Richard y también de Caravan) y Jan Schelhaas (también de Caravan). Los primos Sinclair dejaron la banda después de la gira, sustituidos por Kit Watkins y Colin Bass.
Esta formación registró el comercial “I Can See Your House from Here” en 1979, un álbum que causó problemas a los anunciantes debido a su irreverente cubierta, mostrando un astronauta crucificado mirando la tierra. A pesar de algunas fanáticas reservas acerca de las tendencias comerciales, el álbum termina con “Ice”, un instrumental de diez minutos, que muestra la habilidad de Latimer en la primera guitarra.

1980
Camel
regresó al álbum concepto en su siguiente grabación. “Nude” en 1981, se basa en una historia real acerca de un soldado japonés (Hiroo Onoda) que se encuentra en una isla muchos años después de que la Segunda Guerra Mundial ha terminado, sin darse cuenta de que la guerra acabo. Duncan MacKay proporciona la mayoría de los teclados en lugar de Watkins y Schelhaas, quienes estaban involucrados en otros proyectos, pero que regresan para el tour. Este fue el primer álbum en que aparecen líricas de Susan Hoover, futura esposa de Latimer. A mediados de 1981, Ward dejó de tocar la batería debido al abuso de drogas y alcohol y Camel se disolvió en silencio. Años más tarde se puso de manifiesto que Ward había intentado suicidarse.
Sin una banda, sino un contrato que cumplir y la presión de Decca por una “canción hit”, Latimer se rodea de una serie de músicos invitados y de sesiones, incluyendo a David Paton, Chris Rainbow y Anthony Phillips en los estudios de Abbey Road a principios de 1982. El álbum resultante, irónicamente titulado “The Single Factor”, esta muy lejos del sonido hard rock y progresivo del principio de la banda, pero se raspó las regiones bajas de los charts y permitió un exitoso Décimo Aniversario Tour, con Paton, Rainbow, Watkins, Stuart Tosh (Batería) y Andy Dalby (guitarra) acompañando a Latimer. Comenzaron entonces litigios legales sobre royalties con su ex manager, que tardó cinco años en resolverse.
Ton Scherpenzeel (de la banda holandesa de rock progresivo Kayak) se sumo a Latimer como nuevo tecladista de Camel, con Paul Burgess en la batería para “Stationary Traveller” de 1984. Colin Bass regreso (para bien) a tomar su posición para el tour, incluyendo también a Rainbow y Richie Close en teclados de apoyo. (Close falleció pocos años después de la enfermedad de los legionarios).
Después de la edición del en vivo “Pressure Points” a fines de 1984, Camel desapareció sin dejar rastro. Acabado el contrato con Decca, Latimer fue incapaz de interesar a otras compañías de grabación británicas y, finalmente, se trasladó a California cuando el pleito terminó (exitosamente para él).

1990
Después de un paréntesis de siete años, Latimer revivió el nombre de Camel y con Bass, Burgess, Scherpenzeel y siete invitados registra el gran instrumental “Dust and Dreams”, una evocación musical de la novela clásica “The Grapes of Wrath” de John Steinbeck. Fue editado bajo el sello de propiedad de Latimer, Camel Productions y, mientras que según algunos se trata de un regreso triunfal a sus raíces progresivas, otros dicen se trata de un decepcionante esfuerzo para quedar a mitad de camino.
Mickey Simmonds se desempeño en los teclados en el tour mundial de regreso de 1992 el que se edito en 1993 en un doble CD, grabado en Holanda, “Never Let Go”. En 1994, los antiguos miembros Bardens, Ward y D. Sinclair y el ex músico invitado Jimmy Hastings formaron Mirage: la banda tocó numerosas piezas de Camel en sus actuaciones en vivo, pero rompio en unos pocos años.
Latimer y Hoover escribieron entonces “Harbour of Tears” bajo el nombre de Camel, que fue editado en 1996.
En 1997 Camel nuevamente recorrió la costa oeste de los EE.UU., Japón y Europa (como lo habían hecho en 1992) con Latimer apoyado por Bass, Foss Patterson (teclados) y el baterista Dave Stewart. La gira dio lugar a “Coming of Age”, un doble CD en vivo y DVD.
En 1999 Latimer, Stewart, Bass y el invitado Scherpenzeel, graban “Rajaz”. Situado en la antigüedad, “Rajaz” fue una espontánea composición inspirada en el ritmo de los pasos de los camellos pasos que ayudan a los cansados viajeros a llegar a su destino. Latimer estaba obsesionado con la idea del ritmo de los camellos que ayudan a las personas a alcanzar el fin de su viaje, y este álbum realmente llevo a Camel de vuelta a sus raíces progresivas.

2000
Stewart
abandonó la banda cuando se le ofreció la oportunidad de manejar una tienda de tambores en Escocia antes de la siguiente gira, y es sustituido por el francés canadiense Denis Clement en batería. La gira 2000 fue aumentada con Guy LeBlanc en teclados. Luego, Latimer, Bass, LeBlanc y Clement, se fueron de gira por América del Sur en 2001.
En 2002 este cuarteto publicó “A Nod and a Wink”, un reflexivo, suave álbum, destacado por la flauta de Latimer. El álbum fue dedicado a Peter Bardens, que murió en enero de 2002.
Después de las agitadas giras de los últimos años, Camel Productions anuncia la gira 2003, llamada “Farewell Tour”. Guy LeBlanc ha tenido que dejarla poco antes de salir debido a la enfermedad de su esposa, y fue reemplazado por Tom Brislin (en los EE.UU.) y Ton Scherpenzeel (en Europa).
Latimer había comenzado a trabajar en un unplugged (acústico), de versiones de antiguo material de Camel, pero este fue abortado. En 2006, Latimer aceptó una invitación a la audición para un rol de guitarra y voz en la gira de Roger Waters, la posición finalmente fue ocupada por Dave Kilminster.
En octubre de 2006, Latimer regresa al Reino Unido con intenciones de grabar y editar futuros álbumes de Camel en su país de origen y terminar un proyecto iniciado en 2003 con Andy Ward y Doug Ferguson.
En mayo de 2007, Susan Hoover anunció a través del sitio Web de Camel Productions y un boletín, que Andrew Latimer sufre de un progresivo trastorno de la sangre, “Polycythaemia”, y que desde 1992 ha progresado hasta “Myelofibrosis”. Latimer ha respondido bien al tratamiento, pero sufre de fatiga. Esta fue en parte la razón por la cual Camel ceso su extensa gira. Los mensajes de apoyo pueden enviarse a través de la página oficial de Camel Productions.
Susan Hoover ha confirmado que un nuevo álbum de estudio es la intención y que estaban estudiando la viabilidad de algunas breves mini-giras.

Miembros
La más recientes formación

  • Andrew Latimer - guitarra, voz, flauta, teclados, bajo (1971 -)
  • Colin Bass - bajo, voz, teclado, guitarra acústica (1979-1981, 1984 -)
  • Denis Clement - batería, percusión (2000 -)
  • Ton Scherpenzeel - teclados (1984, 1991, 1999, 2003 -)

Antiguos miembros

  • Doug Ferguson - bajo, voz (1971-1977)
  • Peter Bardens - teclados, voz (1971-1978)
  • Andy Ward - batería, percusión (1971-1983)
  • Richard Sinclair - bajo, voz (1977-1978)
  • Mel Collins - saxos, flauta (1977-1979)
  • Jan Schelhaas - teclados (1979-1981)
  • Kit Watkins - teclados, flauta (1979-1982)
  • Paul Burgess - batería, percusión (1984-1992)
  • Dave Stewart - batería, percusión (1997-2000)
  • Guy LeBlanc - teclados, voz (2000-2003)
  • Ahmed Amr G. - teclados, voz (2003-actual)

Discografía

Álbumes

  • 1973 – Camel
  • 1974 – Mirage
  • 1975 - The Snow Goose
  • 1976 – Moonmadness
  • 1977 - Rain Dances
  • 1978 - A Live Record (en vivo, varios lugares en 1974, 1975, 1977)
  • 1978 – Breathless
  • 1979 - I Can See Your House from Here
  • 1981 – Nude
  • 1982 - The Single Factor
  • 1984 - Stationary Traveller
  • 1984 - Pressure Points (en vivo, 11 de mayo de 1984, Hammersmith Odeon, London, UK)
  • 1991 - Dust and Dreams
  • 1992 - On the Road (en vivo, lugar no especificado)
  • 1993 - Never Let Go (en vivo, 05 de septiembre de 1992, Enschede, NL)
  • 1994 - On the Road 1982 (en directo, radio holandesa, el 13 de junio de 1982, Congresgebouw, Den Haag, NL)
  • 1996 - Harbour of Tears
  • 1997 - On the Road 1981 (en directo, radio BBC, 02 de abril de 1981, Hammersmith Odeon, London, UK)
  • 1998 - Coming of Age (en vivo, 13 de marzo de 1997, Billboard, Los Angeles, EE.UU.)
  • 1999 – Rajaz
  • 2000 - Gods of Light '73-'75 (en vivo, diversos lugares)
  • 2001 - The Paris Collection (en vivo, 30 de septiembre de 2000, Bataclan-Club, París, Francia). Nota: CD erróneamente afirma concierto en octubre 30.
  • 2002 - A Nod and a Wink

Compilaciones

  • 1981 - Chameleon - The Best Of Camel
  • 1986 - A Compact Compilation
  • 1986 - The Collection
  • 1991 – Landscapes
  • 1993 – Echoes
  • 1997 - Camel - Master Series (25th Anniversary Compilation)
  • 2001 - Lunar Sea

jueves, 6 de marzo de 2008

BUDDY MILES - 1947-2008 (QEPD)

Miles George Allen, Jr (5 de septiembre de 1947 - 26 de febrero de 2008), conocido como Buddy Miles, fue un baterista norteamericano de rock y funk, más conocido como miembro de Band of Gypsys de Jimi Hendrix desde 1969 hasta la muerte de Hendrix en 1970.

Infancia
George “Buddy” Miles
nació en Omaha, Nebraska el 5 de septiembre de 1947. Él era conocido como un niño prodigio, inicialmente tocando la batería de su padre, George Miles, The Bebops, a partir de los 12 años. Miles (padre) se había desempeñado en el bajo vertical con Duke Ellington, Count Basie, Charlie Parker y Dexter Gordon. A Miles le dio el apodo de “Buddy” su tía por el baterista Buddy Rich.

Principio de su carrera
Miles se desempeño en una variedad de actos de R&B y soul en su adolescencia, incluyendo Ruby & the Romantics, The Ink Spots, The Delfonics y Wilson Pickett. En 1967 se trasladó a Chicago, donde formó The Electric Flag con el guitarrista Mike Bloomfield. La banda de blues, soul y rock hizo su debut en vivo en el Monterey Pop Festival en 1967 y lanzaron su álbum debut, “A Long Time Comin'”, el siguiente año. Miles a veces hacia la primera voz del grupo, además de tocar los tambores. El grupo se disolvió después de "Electric Flag: An American Music Band", su segundo disco y Miles formó Buddy Miles Express.

Jimi Hendrix
Después de Electric Flag, Miles comenzó a envolverse con el legendario Jimi Hendrix. Miles se había reunido anteriormente con Jimi Hendrix en un momento en que ambos estaban actuando como sidemen para otros artistas en los inicios de los años 60. La reunión había tenido lugar en Canadá en 1964, en un show en que ambos participaban.
Miles dice de su primera reunión con Hendrix: “Él estaba tocando en la banda de Isley Brothers y yo estaba en Ruby and the Romantics... [Jimi] tenía su cabello con una cola de caballo y unas largas patillas. Aunque se veía tímido, podría decir que este chico era diferente”.
Este era el prefacio de una amistad que más tarde daría lugar a variadas colaboraciones entre los dos artistas. En 1967, Hendrix y Miles “jamearon” en la casa de Stephen Stills en Malibu, y tocaron juntos de nuevo en diversas ocasiones, tanto en Los Ángeles como en Nueva York en 1968. Hendrix ocasionalmente se unió a Electric Flag en el escenario. Poco después, Jimi Hendrix comenzó a abrir su estilo de grabación para incluir artistas invitados. Y de esta manera es que, como era de esperar, Buddy Miles fue invitado a participar. Miles tomo parte en las sesiones de grabación de “Electric Ladyland”, tocando en las canciones “Rainy Day, Dream Away” y “Still Raining, Still Dreaming”.
En 1969, Hendrix estaba extremadamente ocupado, pero de alguna manera encontró tiempo para producir los dos primeros discos publicados por la banda de Buddy Miles, Buddy Miles Express; “Expressway To Your Skull” y “Electric Church”. Era evidente la curiosidad pública en cuanto a si el nombre de la banda Buddy Miles Express, era influenciado por la Jimi Hendrix Experience.
Poco después de la edición del innovativo álbum “Electric Ladyland”, Noel Redding (bajista original de la Experience) y Mitch Mitchell (baterista de la Experience) habían partido la empresa con Hendrix, y con constantes discusiones entre el manager de Hendrix (Michael Jeffery) y su productor (Alan Douglas), quienes rivalizaban por el control de su carrera. Todos querían un pedazo del éxito de Hendrix.
Como Buddy Miles explicó: “Jimi no era feliz. Se sentía impotente. No podía hacer lo que él quería hacer”.
La solución que Hendrix encontró al problema fue fundar una banda de corta vida llamada Band of Gypsys, y Miles salto a unirse a él.
Una de las características notables para su público en ese momento era el hecho de que todos los integrantes eran negros. Esta fue la primera vez para Hendrix como una estrella internacional, a pesar de que había, por supuesto, tocado con Isley Brothers en sus comienzos, y esta elección reflejaba un movimiento hacia reconectarse con sus raíces. También tuvo el efecto de re-asociar el rock con sus raíces afro-americanas. “Live at the Fillmore East” se registro el Año Nuevo 1969/70. Fue posiblemente la más fascinante grabación de Hendrix y Miles. La banda estaba asentada en la ciudad de Nueva York, donde Hendrix gasto la mayoría de su tiempo. Hendrix, que se había enredado en litigios legales relativos a los contratos que había firmado antes de su reconocimiento internacional, fue obligado a editar una grabación para la etiqueta Capitol Records como parte del acuerdo en el tribunal. Este hecho llevó a la grabación en vivo de su colaboración con Buddy Miles y Billy Cox.
Sin embargo, durante un seguimiento de sus conciertos un mes más tarde, Hendrix tuvo un pequeño problema relacionado con drogas en el escenario, que también se ha especulado que ha sido un acto de sabotaje por parte de su frustrado manager Michael Jeffrey, que no estaba de acuerdo en que Band of Gypsys fueran todos negros y en las fuertes raíces R&B. Miles dijo sobre el incidente años más tarde: “Jeffrey deslizo dos medias tabletas de ácido en el escenario que pasó con bebidas. Le dije a Jeffrey que era un completo idiota. Una de las mayores razones por las que Jimi está muerto es ese tipo”.
Miles y Jeffrey ya tenían una relación tensa, y Jeffrey se sentía incómodo con la estrecha amistad entre Hendrix y Miles. Después de la actuación en el Madison Square Garden en enero de 1970, Jeffrey despidió a Buddy Miles y The Band of Gypsys no fue más.
Miles siguió trabajando con Hendrix durante principios y mediados de 1970 después de que la Jimi Hendrix Experience no había logrado reorganizarse para grabar. Miles contribuyo en las grabaciones de estudio de "Room Full of Mirrors", "Izabella", "Ezy Ryder" y la primera versión de "Stepping Stones" (en la que Mitchell toco en la pista final). Estas canciones han sido editadas en varios álbumes póstumos de Hendrix.
Irónicamente, el álbum “Band of Gypsys”, editado en mayo de 1970, fue Top 10 a ambos lados del Atlántico, y se quedó en las listas de EE.UU. durante más de un año. Hendrix murió en septiembre de 1970, lo que movió a vender el álbum aún mejor.

Post-Hendrix
Buddy Miles
pasó a producir otros discos bajo su propio nombre. Una canción que había escrito y grabado con Band of Gypsys, “Them Changes” fue grabada por Miles de nuevo con su propia banda y editada poco después de su paso por Hendrix en Mercury Records. El ex integrante de Band Of Gypsys, Billy Cox, ejecuto el bajo en esta grabación. En este tiempo Miles redujo el nombre de actuación “Buddy Miles Express” a su propio nombre, Buddy Miles. La banda incluía al bajista David Hull (que se iría a trabajar con Joe Perry de Aerosmith) y al guitarrista Charlie Karp. La misma banda que edito el álbum en vivo titulado “Live”, incluyo con su firma la canción, “Them Changes”. A finales de 1968, aparecieron en el especial de televisión de los Monkees “33 1/3 Revolutions Per Monkee” que fue presentado en abril de 1969.
Buddy contribuyo también a una serie de canciones de Cheech y Chong. Lo más notable fue “Lost Due To Incompetence (Theme For A Big Green Van)” de la película de 1978 “Up In Smoke”.
Miles vio la canción, “Them Changes”, editada una cuarta vez en una colaboración en vivo que hizo con Carlos Santana. Esta versión en particular es especialmente notable por su intensa energía, líneas de vientos y radiantes guitarras ofrecidos por un muy joven y enérgico Santana. Miles pasó a firmar por el sello de grabación de la era 70's-80's, Casablanca Records, más conocido por su banda de rock KISS. El trabajo de Miles para el sello incluyo el excelente álbum publicado bajo su propio nombre, “Bicentennial Gathering Of The Tribes”. Este incluye en las notas una cita del Presidente John F Kennedy en relación a los indios americanos. La cita que se incluye es “When we neglect the heroic past of the American Indian, we thereby weaken our own heritage” (“Cuando abandonamos el heroico pasado de los Indios Americanos, deterioramos nuestro propio patrimonio”). Esto es interesante en relación a su antigua amistad y colaboración con Jimi Hendrix, que, de hecho, había mucha sangre de Indio Americano en la línea de su familia.
No debería dejar de mencionar que parte de su fama como músico de rock era su apariencia física. Atrapo muchas miradas y sonrisas que mantuvo aprisionadas desde el escenario en los días de la Electric Flag, con su bandera americana o camisas de lentejuelas, su alto cepillado afro, y su enorme sonrisa. Buddy fue una visión para los hippies.

California Raisins
En 1986 Miles realizo la voz para la campaña publicitaria de California Raisins, en particular canto “I Heard It Through the Grapevine”, y también fue primera voz en dos álbumes de California Raisins en la década de los 60 con covers de R&B. En 1986 y 1987, después de pasar el fin de los 70 y principios de los 80 encarcelado por cargos de drogas, se reincorporó a Carlos Santana como vocalista en el álbum “Freedom”.
En 1996, se hallaba con la banda de rock Phish en el Madison Square Garden.
Buddy Miles fue visto en la edición del video oficial The Making of Electric Ladyland en Rhino Records. Este vídeo ofrece entrevistas con la mayoría de los músicos que participaron en la grabación del legendario álbum de Hendrix. En 1999 Miles apareció en el ultimo álbum de Bruce Cameron, “Midnight Daydream” que incluyo otros ex alumnos de Hendrix, Billy Cox y Mitch Mitchell junto con Jack Bruce y otros.
En 2004 Miles se reúne una vez más con Billy Cox de la Band of Gypsys para volver a grabar las canciones del álbum en vivo original de 1970 con los guitarristas Eric Gales, Kenny Olsen, Sheldon Reynolds, Andy Aledort, y Gary Serkin. El álbum, titulado “The Band Of Gypsys Return”, fue editado en 2006. Hasta su muerte, Buddy Miles continuaba su actividad musical y presentándose en shows en que las entradas iban en ayuda para las víctimas de desastres naturales y otras causas nobles.
A Buddy Miles se le acreditan sesiones con George Clinton, Parliament y Funkadelic.
En 2005 Buddy Miles comenzó a colaborar con el virtuoso de la guitarra de Florida, Tony Smotherman, en el que en las dos giras por el Sudeste con una banda blues-rock presentaron varias piezas de las colaboraciones de Miles con Jimi Hendrix. La ultima presentación de Miles y Smotherman fue en el Austin Convention Center en el 2007 Summer NAMM Show con Vernon Reid de Living Color.
Buddy Miles toco sus últimos días en 2007, en la costa oeste de los Estados Unidos con la ayuda de su amigo, Alexander Brett. Él se vio obligado a cancelar el resto de las fechas a causa de problemas cardíacos.

Muerte
Buddy Miles
falleció el 26 de febrero de 2008 en su casa en Austin, Texas a la edad de 60 años. La causa de la muerte aún no se ha anunciado, aunque su publicista Duane Lee le dijo al New York Times que Miles había sufrido recientemente de insuficiencia cardiaca congestiva.
Hay una historia de insuficiencia cardiaca congestiva en su familia. Su hermana y madre murieron de la misma enfermedad.
Se sabe que su corazón estaba sin duda luchando, trabajando a sólo el 15%, y su estado de salud se había deteriorado en los últimos meses. Según sus amigos, “le habían quitado su desfibrilador y estaba listo para el cielo”
No hubo funeral; Buddy fue cremado.
El día antes que Buddy muriera, él escuchó a Eric Clapton tocando “Them Changes” en el Madison Square Garden a través de su teléfono celular. “Them Changes”, es ahora parte de la gira de Clapton como un homenaje a Buddy.
El periódico ingles “The Independent” puso a toda página un obituario para Buddy Miles en su edición del Viernes 29 de febrero de 2008. El título fue “Buddy Miles: Flamboyant Hendrix drummer” (“Buddy Miles: El extravagante baterista de Hendrix”), y puede encontrarse en la página 47.
Consultado sobre cómo le gustaría ser recordado por el American Music Magazine en 1995, Miles simplemente dijo: “El mas malo de los malos. Dicen que soy el baterista más malo. Si eso es cierto, gracias mundo”.
Un concierto conmemorativo tendrá lugar el 30 de marzo en el Threadgill en Riverside Drive, South Austin.

¡GRACIAS, BUDDY!

Vida

Hoy es